En este blog solo encontrarán comentarios de películas
que me gustaron y
directores que admiro. Se trata de compartir
una experiencia gloriosa y sencilla al mismo tiempo: ver una película.
Y la foto de Scorsese no es azarosa, el es para mí, "todo" lo que el
Cine representa. Aquí encontrarán escritos de distintas extensiones que
datan de algunos años, pertenecientes al
site www.tljdigital.com. Se trata de un centro creativo / comunidad
artística de la que fui parte y que fue la
semilla para muchos otros proyectos que siguieron. Revisando nuevamente esa web se me ocurrió reflotar dichas experiencias
en un blog, tan a mano en estos días para todos. Por eso te
pregunto... Todavía no la viste?! Estan todos invitados.
Todavía no la viste?!
jueves, 19 de diciembre de 2013
Maldito Policía (Bad Lieutenant) - Abel Ferrara - 1992
Estamos ante un policial (no una película de acción) sobre la
depravación, un poderoso film sobre el pecado, el perdón y la redención.
La historia es simple, pero nos llevará indefectiblemente a mas
complejos campos de debate. El Teniente, alias LT (Harvey Keitel) es un hombre de grandes
contradicciones. Es un oficial de policía que pasa mas tiempo violando
las leyes que cuidándolas. Es un católico practicante, aunque este todo
el tiempo pecando. Es, sencillamente un adicto a todo lo que le de
placer y arruine su vida. Lo vemos robando dinero, comprando, vendiendo y
consumiendo drogas en todas las formas posibles, trampeando a sus
amigos y abusándose sexualmente de jóvenes adolescentes.
El personaje, con toda esa carga, es asignado para investigar la violación de una monja, que se rehusa a levantar cargos contra sus agresores. Pero LT no lo dejará así, siente que esta es la oportunidad para redimir su alma. A medida que el protagonista se hunde, vemos como este hombre despreciable y peligroso no solo mete miedo, sino que nos da lástima. Finalmente cuando el Maldito Policía no puede ver otra cosa que los restos de su miserable existencia, es confrontado a algo que realmente lo shockea: un simple ser humano que demuestra verdadero e incondicional amor. Su angustioso llanto por perdón es la parte mas movilizadora del film.
Ante la saturación de las clásicas y a esta altura reiterativas películas del género "policías corruptos", donde -salvo excepciones- si viste una, viste todas, Un Maldito Policía rompe con todos los moldes. Harvey Keitel muestra una de las mas intensas y comprometidas actuaciones de la historia del cine, y tal vez la mejor de su carrera. Su performance es horrorosa y nunca mas convincente y realista. Quizá su actuación no sea masivamente conocida, en gran parte debido a que su director, Abel Ferrara, nunca fue muy amigo de lo comercial. Realista y absolutamente anti-hollywood, este es el tipo de películas a las que Abel Ferrara nos tiene acostumbrados. La película esta filmada con el sentimiento de un documental - escasa música, filmación en locaciones, tiempos muertos de la vida cotidiana, y un filoso toque de realidad que muchos espectadores no podrán soportar.
Ficha Técnica: IMDB
Publicado originalmente en www.tljdigital.com
El personaje, con toda esa carga, es asignado para investigar la violación de una monja, que se rehusa a levantar cargos contra sus agresores. Pero LT no lo dejará así, siente que esta es la oportunidad para redimir su alma. A medida que el protagonista se hunde, vemos como este hombre despreciable y peligroso no solo mete miedo, sino que nos da lástima. Finalmente cuando el Maldito Policía no puede ver otra cosa que los restos de su miserable existencia, es confrontado a algo que realmente lo shockea: un simple ser humano que demuestra verdadero e incondicional amor. Su angustioso llanto por perdón es la parte mas movilizadora del film.
Ante la saturación de las clásicas y a esta altura reiterativas películas del género "policías corruptos", donde -salvo excepciones- si viste una, viste todas, Un Maldito Policía rompe con todos los moldes. Harvey Keitel muestra una de las mas intensas y comprometidas actuaciones de la historia del cine, y tal vez la mejor de su carrera. Su performance es horrorosa y nunca mas convincente y realista. Quizá su actuación no sea masivamente conocida, en gran parte debido a que su director, Abel Ferrara, nunca fue muy amigo de lo comercial. Realista y absolutamente anti-hollywood, este es el tipo de películas a las que Abel Ferrara nos tiene acostumbrados. La película esta filmada con el sentimiento de un documental - escasa música, filmación en locaciones, tiempos muertos de la vida cotidiana, y un filoso toque de realidad que muchos espectadores no podrán soportar.
Ficha Técnica: IMDB
Publicado originalmente en www.tljdigital.com
DULCE Y MELANCOLICO - Woody Allen - 1999
La fábula cuenta la historia de Emmet Ray un soberbio y singular
guitarrista de jazz de la década del '30, eclipsado por el gran
Django Reinhardt. En Emmet Ray se ven muchos tics de los jazzeros de aquella
época: melancólicos, engreídos y muy celosos de sí
mismos. Es un hombre egoísta, antipático, algo bruto, arrogante
con las mujeres, de las que suele huir ante la mínima señal
de "relación estable". Sus grandes hobbies son matar
ratas a tiros y mirar los trenes pasar. Además, se emborracha con
frecuencia, lo que lo lleva a incumplir compromisos comerciales y artísticos
contraídos, perjudicando así, no solo a su imagen y a su
bolsillo, sino a los integrantes de su banda. Y quién sino Sean
Penn podía ser el actor ideal para interpretar a este loco lindo.
Candidato al Oscar por esta papel, Penn demuestra una vez mas su versatilidad
para representar a personajes tan peculiares, además de su gran
labor realizando los playbacks de las partes de guitarra.
Las mujeres en la vida de Ray son dos: Samantha Morton -también nominada-, admirable como Hattie, muda y delicada, con ineludibles rasgos de estrella del cine mudo de antaño. La otra es Blanche - Uma Thurman-, una escritora distinguida, habladora hasta por los codos y, por que no, antipática. La relación y los rasgos principales de la pareja protagónica, sobre todo por las actuaciones, nos hacen recordar a Gelsominna y Zampanó (Giulietta Masina y Anthony Quinn), de La Strada de Fellini.
Una vez mas, Woody Allen se mete con esa música que tanto ama -el jazz- y nos lo cuenta en formato de documental por momentos, con declaraciones de algunos críticos y músicos -incluyendo al propio director- hablando de este singular personaje que pudo haber sido Emmet Ray, cuyo estigma fue ser el eterno "segundo" de Reinhardt.
Estamos ante una película con sentimientos, pero por que nos sacará mas de una sonrisa. Además de todo lo que hemos destacado, también sobresalen la intervención como actor del director de culto John Waters, la sugerente fotografía del chino Fei Zhao, y un elenco de secundarios maravillosos.
Ficha Técnica: IMDB
Publicado originalmente en www.tljdigital.com
Las mujeres en la vida de Ray son dos: Samantha Morton -también nominada-, admirable como Hattie, muda y delicada, con ineludibles rasgos de estrella del cine mudo de antaño. La otra es Blanche - Uma Thurman-, una escritora distinguida, habladora hasta por los codos y, por que no, antipática. La relación y los rasgos principales de la pareja protagónica, sobre todo por las actuaciones, nos hacen recordar a Gelsominna y Zampanó (Giulietta Masina y Anthony Quinn), de La Strada de Fellini.
Una vez mas, Woody Allen se mete con esa música que tanto ama -el jazz- y nos lo cuenta en formato de documental por momentos, con declaraciones de algunos críticos y músicos -incluyendo al propio director- hablando de este singular personaje que pudo haber sido Emmet Ray, cuyo estigma fue ser el eterno "segundo" de Reinhardt.
Estamos ante una película con sentimientos, pero por que nos sacará mas de una sonrisa. Además de todo lo que hemos destacado, también sobresalen la intervención como actor del director de culto John Waters, la sugerente fotografía del chino Fei Zhao, y un elenco de secundarios maravillosos.
Ficha Técnica: IMDB
Publicado originalmente en www.tljdigital.com
BIRD: LA VIDA DE CHARLIE PARKER - Clint Eastwood - 1988
Un personaje fundamental, no solo para el jazz, sino para el arte en
general, como lo fue Charlie Parker, no podía dejar de tener su
biografía en la gran pantalla. El actor y director Clint Eastwood llevó
adelante su proyecto y en 1988 sorprendió a todos –tanto en el ambiente
del jazz como en el cinematográfico- con este oscuro pero verdadero
retrato de Bird, uno de los creadores del beebop y máximos genios del
jazz de todos los tiempos. El film combina los elementos del jazz con
los oscuros climas que puede crear el cine. El ritmo, el caos, los
aspectos referidos a la improvisación del beebop, se unen para crear una
película dedicada a un genio del jazz como nunca antes habíamos visto.
El clima creado por el director de fotografía Jack Green, sumado a la
música de Parker, completan una atmósfera de los años 40 y 50
absolutamente única y real.
Su relación con Chan, su esposa, la muerte de su hija, el consumo desmedido de heroína, su relación con Dizzy Gillespie, y el ambiente jazzístico de la época, hacen de esta película una obra sumamente atractiva. Además, teniendo en cuenta que hay pocos registros fílmicos de Parker, Bird se convierte un documento audiovisual sumamente valioso. Sobre todo, gracias al respeto con que fue realizada y a la magistral actuación y desempeño musical de su protagonista, el actor Forest Whitaker. Tanto su desempeño en el papel de Paker, merecedor del premio al mejor actor en el Festival de Cannes, como el de Diane Venora en el papel de Chan –mejor actriz de reparto para la New York Film Critics-, son en gran parte los causantes de toda la densidad dramática que se ve en el film. El trabajo de Whitaker es de enorme peso, autoridad y sumamente legítimo, destacándose la comodidad y soltura con las que desenvuelve con el saxo.
El director Clint Eastwood y Lennie Niehaus, su asesor musical en el film, utilizaron grabaciones propias de Parker, algunas de la colección privada de Chan Parker, luego separaron las pistas del saxofón, las limpiaron y remasterizaron digitalmente, las recombinaron con sesionistas actuales, y crearon una limpia, pura y nueva banda de sonido stereo. Gracias a esto, la película ganó el premio Oscar al Mejor Sonido (tristemente, su única nominación).
Eastwood ganó el Globo de Oro al mejor director por este film, hecho que desprende naturalmente de su pasión por el jazz y el amor y la pasión con que fue hecha la película. Con este film, absolutamente inusual para el año 1988, Eastwood quiso rendir tributo a un hombre y su música, además, desde los títulos, se aclara que Bird esta dedicada a los todos los músicos del mundo.
Hay dos temáticas que recorren la obra de Eastwood desde su primer film en 1971 (Play Misty for Me) constantemente: el amor por el jazz y la fascinación por los por los personajes solitarios, oscuros y errantes. Bird es una romántica visión de la vida de los músicos de jazz. Pero se trata de un oscuro romance.
Ficha Técnica: IMDB
Publicado originalmente en www.tljdigital.com
Su relación con Chan, su esposa, la muerte de su hija, el consumo desmedido de heroína, su relación con Dizzy Gillespie, y el ambiente jazzístico de la época, hacen de esta película una obra sumamente atractiva. Además, teniendo en cuenta que hay pocos registros fílmicos de Parker, Bird se convierte un documento audiovisual sumamente valioso. Sobre todo, gracias al respeto con que fue realizada y a la magistral actuación y desempeño musical de su protagonista, el actor Forest Whitaker. Tanto su desempeño en el papel de Paker, merecedor del premio al mejor actor en el Festival de Cannes, como el de Diane Venora en el papel de Chan –mejor actriz de reparto para la New York Film Critics-, son en gran parte los causantes de toda la densidad dramática que se ve en el film. El trabajo de Whitaker es de enorme peso, autoridad y sumamente legítimo, destacándose la comodidad y soltura con las que desenvuelve con el saxo.
El director Clint Eastwood y Lennie Niehaus, su asesor musical en el film, utilizaron grabaciones propias de Parker, algunas de la colección privada de Chan Parker, luego separaron las pistas del saxofón, las limpiaron y remasterizaron digitalmente, las recombinaron con sesionistas actuales, y crearon una limpia, pura y nueva banda de sonido stereo. Gracias a esto, la película ganó el premio Oscar al Mejor Sonido (tristemente, su única nominación).
Eastwood ganó el Globo de Oro al mejor director por este film, hecho que desprende naturalmente de su pasión por el jazz y el amor y la pasión con que fue hecha la película. Con este film, absolutamente inusual para el año 1988, Eastwood quiso rendir tributo a un hombre y su música, además, desde los títulos, se aclara que Bird esta dedicada a los todos los músicos del mundo.
Hay dos temáticas que recorren la obra de Eastwood desde su primer film en 1971 (Play Misty for Me) constantemente: el amor por el jazz y la fascinación por los por los personajes solitarios, oscuros y errantes. Bird es una romántica visión de la vida de los músicos de jazz. Pero se trata de un oscuro romance.
Ficha Técnica: IMDB
Publicado originalmente en www.tljdigital.com
martes, 17 de diciembre de 2013
La Leyenda del jinete sin cabeza - Tim Burton - 1999
La leyenda del jinete sin Cabeza es una película para ver, de ser
posible, con la mejor calidad de video y audio disponibles, por un lado,
para disfrutar al máximo cualquier frame de la película, digno de un
museo, y por otro para potenciar la personalísima y cautivante banda
sonora (una vez mas con Burton) de Danny Elfman, el galope del feroz
caballo del Jinete y su espada decapitando gente a granel. Producida
por Francis Ford Coppola y filmada casi enteramente en Inglaterra, Tim Burton buscó imitar el particular estilo de las películas de terror de
Hammer, de los años '50 y '60
A comienzos del siglo 19 el agente Ichabod Crane (Johnnny Depp) es enviado al pueblo de Sleepy Hollow (algo así como Valle Adormecido) a investigar una serie de misteriosos asesinatos en donde las víctimas son decapitadas. Pero Crane no es bienvenido. Nunca habrá un día soleado en el pueblo hasta al final de la película y las caras de los habitantes son las clásicas "caras raras" del particular mundo de Burton. El Jinete sin cabeza (Christopher Walken) fue de un feroz guerrero hessiano que decapitaba a sus enemigos en las batallas, y que fue víctima de una muerte similar. Entonces, 20 años despues de su muerte, su fantasma que no descansa, no solo sale a decapitar a sus víctimas, sino que se lleva sus cabezas.
En un encuentro que, según Depp, "es uno de los mas hermosos encuentros entre dos personajes que he leído en guión alguno", Crane conoce a la encantadora Katrina Van Tassel (Christina Ricci), jugando al gallito ciego. El forastero se muestra particularmente cobarde, pero no pierde sus ganas de investigar, ya que viene equipado con bizarros instrumentos de su propia fabricación Mas cabezas que desaparecen, una historia de amor que se desarrolla, un trauma infantil no resuelto y una gran cantidad de toques de fantasía, hacen de Sleepy Hollow, una gran película.
Johnny Depp tiene un desempeño notable, es un actor capaz de desaparecer dentro de los personajes, nunca mas evidente que en los films de Burton. Martin Landau y Christopher Lee tienen pequeñas participaciónes en la película. Landau es la primera víctima que conocemos y Lee es el oficial que manda a Crane a Sleepy Hollow. Según Burton, "he sido muy afortunado al conocer personalmente a gente como Vincent Price o Christopher Lee. Ellos básicamente me inspiraron y es emocionante trabajar con ellos." Una vez mas, Burton demuestra su fina puntería en el terreno del casting, al elegir para el papel del Soldado Hesiano o Jinete sin cabeza, al gran Christopher Walken. Una elección mas que acertada, pero irónica a la vez, ya que Walken le tiene pánico a los caballos.
El trabajo de los dobles escenas de riesgo estuvo a cargo de Nick Gillard, que participó en la saga de La Guerra de las Galaxias. Junto con Steve Dent, instruyeron al elenco a la hora de montar a caballo. Como dobles del jiente, estan Ray Park y Rob Inch. Park, maestro en Kung Fu, entre otras artes marciales, hizo el papel de Lord Sith en "Star Wars - La Amenaza Fantasma", y "X.-Men".
Luego de visitar varias comunidades holandesas cerca de New York y el Valle del Río Hudson, donde se encuentra el verdadero Sleepy Hollow, el equipo se puso de acuerdo en que la visión del director se lograría con mas eficiencia trabajando es estudios. Por mas que muchos de los pueblos visitados respetaran el momento histórico, no era eso lo que buscaban. "es mas que nada una fantasía, una especie de cuento de hadas, no una realidad histórica." dice Emmanuel Lubezki, Director de Fotografía. "Teníamos que acertar ciertos elementos para acentuar lo 'fantastico.' Los de la Hammer no sabían que lo estaban haciendo. Nosotros lo hacemos porque nos gusta. Queríamos una película casi en blanco y negro, con colores muy neutros, muy monocromático".
Se decidió construir el pueblo entero en un gran galpón en Inglaterra. El mayor desafío, para Lubezky fue crear muchos 'exteriores' dentro del set, y crear la sensación de cielo. Para esto, se colgaron cientos de luces espaciales (algo así como estrellas) del techo del estudio que eran controladas independientemente a través de dimmers. A esto, hay que sumarle la densa niebla y el humo utilizados. El pueblo creado por Burton es totalmente fantástico. No podemos ver el mas mínimo toque de realidad en cualquier parte de Sleepy Hollow. Una serie de escenas llenas de color, con la actriz Lisa Marie (esposa de Burton y cara conocida en otras de sus producciones) proveen un contraste visual al inerte ambiente de la película.
Mezcla horror, humor negro, fantasia y romance, Sllepy Hollow presenta un extraordinario abanico de personajes que rosan lo sobrenatural. En sintesis, el perfecto material para Tim Burton.
Ficha Técnica: IMDB
Publicado originalmente en www.tljdigital.com
A comienzos del siglo 19 el agente Ichabod Crane (Johnnny Depp) es enviado al pueblo de Sleepy Hollow (algo así como Valle Adormecido) a investigar una serie de misteriosos asesinatos en donde las víctimas son decapitadas. Pero Crane no es bienvenido. Nunca habrá un día soleado en el pueblo hasta al final de la película y las caras de los habitantes son las clásicas "caras raras" del particular mundo de Burton. El Jinete sin cabeza (Christopher Walken) fue de un feroz guerrero hessiano que decapitaba a sus enemigos en las batallas, y que fue víctima de una muerte similar. Entonces, 20 años despues de su muerte, su fantasma que no descansa, no solo sale a decapitar a sus víctimas, sino que se lleva sus cabezas.
En un encuentro que, según Depp, "es uno de los mas hermosos encuentros entre dos personajes que he leído en guión alguno", Crane conoce a la encantadora Katrina Van Tassel (Christina Ricci), jugando al gallito ciego. El forastero se muestra particularmente cobarde, pero no pierde sus ganas de investigar, ya que viene equipado con bizarros instrumentos de su propia fabricación Mas cabezas que desaparecen, una historia de amor que se desarrolla, un trauma infantil no resuelto y una gran cantidad de toques de fantasía, hacen de Sleepy Hollow, una gran película.
Johnny Depp tiene un desempeño notable, es un actor capaz de desaparecer dentro de los personajes, nunca mas evidente que en los films de Burton. Martin Landau y Christopher Lee tienen pequeñas participaciónes en la película. Landau es la primera víctima que conocemos y Lee es el oficial que manda a Crane a Sleepy Hollow. Según Burton, "he sido muy afortunado al conocer personalmente a gente como Vincent Price o Christopher Lee. Ellos básicamente me inspiraron y es emocionante trabajar con ellos." Una vez mas, Burton demuestra su fina puntería en el terreno del casting, al elegir para el papel del Soldado Hesiano o Jinete sin cabeza, al gran Christopher Walken. Una elección mas que acertada, pero irónica a la vez, ya que Walken le tiene pánico a los caballos.
El trabajo de los dobles escenas de riesgo estuvo a cargo de Nick Gillard, que participó en la saga de La Guerra de las Galaxias. Junto con Steve Dent, instruyeron al elenco a la hora de montar a caballo. Como dobles del jiente, estan Ray Park y Rob Inch. Park, maestro en Kung Fu, entre otras artes marciales, hizo el papel de Lord Sith en "Star Wars - La Amenaza Fantasma", y "X.-Men".
Luego de visitar varias comunidades holandesas cerca de New York y el Valle del Río Hudson, donde se encuentra el verdadero Sleepy Hollow, el equipo se puso de acuerdo en que la visión del director se lograría con mas eficiencia trabajando es estudios. Por mas que muchos de los pueblos visitados respetaran el momento histórico, no era eso lo que buscaban. "es mas que nada una fantasía, una especie de cuento de hadas, no una realidad histórica." dice Emmanuel Lubezki, Director de Fotografía. "Teníamos que acertar ciertos elementos para acentuar lo 'fantastico.' Los de la Hammer no sabían que lo estaban haciendo. Nosotros lo hacemos porque nos gusta. Queríamos una película casi en blanco y negro, con colores muy neutros, muy monocromático".
Se decidió construir el pueblo entero en un gran galpón en Inglaterra. El mayor desafío, para Lubezky fue crear muchos 'exteriores' dentro del set, y crear la sensación de cielo. Para esto, se colgaron cientos de luces espaciales (algo así como estrellas) del techo del estudio que eran controladas independientemente a través de dimmers. A esto, hay que sumarle la densa niebla y el humo utilizados. El pueblo creado por Burton es totalmente fantástico. No podemos ver el mas mínimo toque de realidad en cualquier parte de Sleepy Hollow. Una serie de escenas llenas de color, con la actriz Lisa Marie (esposa de Burton y cara conocida en otras de sus producciones) proveen un contraste visual al inerte ambiente de la película.
Mezcla horror, humor negro, fantasia y romance, Sllepy Hollow presenta un extraordinario abanico de personajes que rosan lo sobrenatural. En sintesis, el perfecto material para Tim Burton.
Ficha Técnica: IMDB
Publicado originalmente en www.tljdigital.com
Ronin - John Frankenheimer - 1998
Sam (Robert De Niro) es un ex agente de la CIA que se quedó desocupado
luego del fin de la guerra fría. Al igual que varios agentes europeos
-KGB, IRA- se han convertido en mercenarios y París es -en este caso- su
lugar de encuentro. Una irlandesa llamada Deirdre (Natascha McElhone) los ha reunido para el difícil trabajo de robar una
valija de un enemigo desconocido. No sabemos para quien trabaja Deirdre,
solo que su jefe directo es Seamus (Johnathan Price), no sabemos lo que
hay en el portafolios, no sabemos quienes son los dueños del
portafolios, no sabemos mucho sobre estos mercenarios, en realidad, no
sabemos nada. La valija es el McGuffin, eso en lo que todos se fijan,
pero cuya única función es disparar la trama.
Rodada en Paris y Niza, Ronin contiene 2 de las mas largas y espectaculares secuencias de persecución de autos de la historia del cine, en un caso a través de los túneles parisinos, que a muchos les recordarán la trágica muerte de Lady Di.
Históricamente, los Ronin era Samurais caídos en desgracia por la muerte de su Señor, de la cual ellos se sentían responsables. Estos guerreros, sin rumbo alguno, se convertían en mercenarios del Señor feudal que mejor les pagaba como bandidos o guardaespaldas. Finalizada la Guerra Fría, estos Ronin modernos se quedaron sin Señor y se ofrecen al mejor postor.
Escrita por J. D. Zeik y Richard Weisz (seudónimo de David Mamet), el guión nos mantiene preguntándonos quien puede o no ser de confianza. La trama madre quizá no sea fuerte, pero sirve de disparador para que Frankenheimer despliegue toda esa acción con tiroteos muy reales -en los que mueren muchos inocentes civiles- y las ya mencionadas secuencias automovilísticas.
La película tiene una muy interesante puesta en escena, un admirable manejo de cámaras en las secuencias de acción, un correcto manejo de sonido y sobre todo unas actuaciones muy acertadas. La química que se da inmediatamente entre De Niro y Jean Reno, hacen que parezcan amigos de toda la vida; en cuanto a los villanos, tanto Stellan Skarsgard, en la piel de Gregor y Johnathan Price, como Seamus, son muy perversos.
En los 60's, John Frankenheimer solo dirigía algunas películas de acción y thrillers políticos. Su films mas memorables son Seven Days In May, The Manchurian Candidate, Seconds, and The Birdman Of Alcatraz; y mas recientemente "Contacto en Francia II", "La Isla del Dr. Moreau", y Doble Traición. Conclusión: Un film que nos remite a los gloriosos policiales de los 70, como Contacto en Francia, sobre todo por París, Niza, la banda sonora, los personajes y , sin dudas, las persecuciones en auto mas fascinantes de la historia del cine.
Ficha Técnica: IMDB
Publicado originalmente en www.tljdigital.com
Rodada en Paris y Niza, Ronin contiene 2 de las mas largas y espectaculares secuencias de persecución de autos de la historia del cine, en un caso a través de los túneles parisinos, que a muchos les recordarán la trágica muerte de Lady Di.
Históricamente, los Ronin era Samurais caídos en desgracia por la muerte de su Señor, de la cual ellos se sentían responsables. Estos guerreros, sin rumbo alguno, se convertían en mercenarios del Señor feudal que mejor les pagaba como bandidos o guardaespaldas. Finalizada la Guerra Fría, estos Ronin modernos se quedaron sin Señor y se ofrecen al mejor postor.
Escrita por J. D. Zeik y Richard Weisz (seudónimo de David Mamet), el guión nos mantiene preguntándonos quien puede o no ser de confianza. La trama madre quizá no sea fuerte, pero sirve de disparador para que Frankenheimer despliegue toda esa acción con tiroteos muy reales -en los que mueren muchos inocentes civiles- y las ya mencionadas secuencias automovilísticas.
La película tiene una muy interesante puesta en escena, un admirable manejo de cámaras en las secuencias de acción, un correcto manejo de sonido y sobre todo unas actuaciones muy acertadas. La química que se da inmediatamente entre De Niro y Jean Reno, hacen que parezcan amigos de toda la vida; en cuanto a los villanos, tanto Stellan Skarsgard, en la piel de Gregor y Johnathan Price, como Seamus, son muy perversos.
En los 60's, John Frankenheimer solo dirigía algunas películas de acción y thrillers políticos. Su films mas memorables son Seven Days In May, The Manchurian Candidate, Seconds, and The Birdman Of Alcatraz; y mas recientemente "Contacto en Francia II", "La Isla del Dr. Moreau", y Doble Traición. Conclusión: Un film que nos remite a los gloriosos policiales de los 70, como Contacto en Francia, sobre todo por París, Niza, la banda sonora, los personajes y , sin dudas, las persecuciones en auto mas fascinantes de la historia del cine.
Ficha Técnica: IMDB
Publicado originalmente en www.tljdigital.com
El resplandor
En 1980, el maestro Stanley Kubrick, se decidió a hacer una película de
terror, y para ello, eligió adaptar la novela de Stephen King, "El
Resplandor". El resultado, no es cualquier película de terror. Es una de
las obras maestras de Kubrick, que instauró una nueva manera de hacer
películas de miedo.
Jack (Jack Nicholson) es un escritor, que al principio del film, se muestra como un hombre de familia, que encuentra propicio el puesto de cuidador de un gran hotel situado en las montañas. El trabajo, se extenderá durante todo el invierno, y es una excelente oportunidad para relajarse y escribir. Aunque es advertido por el manager del hotel que los inviernos en el lugar son duros, y en general las carreteras se ven bloqueadas durante toda la temporada. Ah!, Me olvidaba, también les hablan del último cuidador, que se volvió loco y asesino a toda su familia. Jack, su esposa, Wendy (Shelley Duvall), y su pequeño hijo, Danny (Danny Lloyd) se quedan solos en el enorme y desolado hotel, y a medida que transcurren las semanas, hay mas y mas nieve. Jack se encuentra ante el típico síndrome del escritor bloqueado, y muy lentamente se empieza a volver loco. Mientras tanto, queda claro que el hotel esta embrujado. Los paseos en triciclo de Danny a través de los interminables pasillos, con el sonido de las rueditas como única banda de sonido, son solo una muestra del miedo que Stanley Kubrick puede infundir en cualquier persona. Al igual que el enorme hall central del hotel, solo habitado por Jack y su máquina de escribir, los océanos de sangre que brotan de los ascensores, las dos gemelas misteriosas, el bar del hotel habitado por vaya a saber quien y una serie de eventos muy extraños, introducen literalmente al espectador dentro del hotel.
Desde la primera toma aérea del auto de Jack y su familia viajando por los caminos cornisa, hasta las últimas en el laberinto congelado, Kubrick, sus grandes angulares y la flamante Steady Cam -El Resplandor es una de las primeras películas en que se la uso- nos crean una atmósfera inigualable. La interpretación de Jack Nicholson es monstruosa, y es una muestra de lo que es la verdadera evolución de un personaje a lo largo de un film. Sus gritos, su sonrisa, su mirada, sus cejas, y toda la locura impresa en su rostro, nos hacen pensar si el tipo realmente está actuando. Ante semejante demonio humano, no creo que ni Shelley Duvall ni Danny Lloyd hayan tenido que esforzarse mucho: Jack realmente metía miedo. Ellos dos representan un poco la mirada del espectador. ¿O acaso no reaccionarias así si te persiguen con un hacha como esa? Tal vez vean algo del pequeño Danny en Haley Joel Osment de Sexto Sentido.
En 1980, los fanáticos de Stephen King, se vieron decepcionados por la gran cantidad de diferencias entre el film y el libro. Pero a los fanáticos de Stanley Kubrick, realmente poco nos sigue importando.
Ficha Técnica: IMDB
Publicado originalmente en www.tljdigital.com
Jack (Jack Nicholson) es un escritor, que al principio del film, se muestra como un hombre de familia, que encuentra propicio el puesto de cuidador de un gran hotel situado en las montañas. El trabajo, se extenderá durante todo el invierno, y es una excelente oportunidad para relajarse y escribir. Aunque es advertido por el manager del hotel que los inviernos en el lugar son duros, y en general las carreteras se ven bloqueadas durante toda la temporada. Ah!, Me olvidaba, también les hablan del último cuidador, que se volvió loco y asesino a toda su familia. Jack, su esposa, Wendy (Shelley Duvall), y su pequeño hijo, Danny (Danny Lloyd) se quedan solos en el enorme y desolado hotel, y a medida que transcurren las semanas, hay mas y mas nieve. Jack se encuentra ante el típico síndrome del escritor bloqueado, y muy lentamente se empieza a volver loco. Mientras tanto, queda claro que el hotel esta embrujado. Los paseos en triciclo de Danny a través de los interminables pasillos, con el sonido de las rueditas como única banda de sonido, son solo una muestra del miedo que Stanley Kubrick puede infundir en cualquier persona. Al igual que el enorme hall central del hotel, solo habitado por Jack y su máquina de escribir, los océanos de sangre que brotan de los ascensores, las dos gemelas misteriosas, el bar del hotel habitado por vaya a saber quien y una serie de eventos muy extraños, introducen literalmente al espectador dentro del hotel.
Desde la primera toma aérea del auto de Jack y su familia viajando por los caminos cornisa, hasta las últimas en el laberinto congelado, Kubrick, sus grandes angulares y la flamante Steady Cam -El Resplandor es una de las primeras películas en que se la uso- nos crean una atmósfera inigualable. La interpretación de Jack Nicholson es monstruosa, y es una muestra de lo que es la verdadera evolución de un personaje a lo largo de un film. Sus gritos, su sonrisa, su mirada, sus cejas, y toda la locura impresa en su rostro, nos hacen pensar si el tipo realmente está actuando. Ante semejante demonio humano, no creo que ni Shelley Duvall ni Danny Lloyd hayan tenido que esforzarse mucho: Jack realmente metía miedo. Ellos dos representan un poco la mirada del espectador. ¿O acaso no reaccionarias así si te persiguen con un hacha como esa? Tal vez vean algo del pequeño Danny en Haley Joel Osment de Sexto Sentido.
En 1980, los fanáticos de Stephen King, se vieron decepcionados por la gran cantidad de diferencias entre el film y el libro. Pero a los fanáticos de Stanley Kubrick, realmente poco nos sigue importando.
Ficha Técnica: IMDB
Publicado originalmente en www.tljdigital.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)